Il Sogno, il Mito e il Cinema: scenari immaginali e mutazioni, Giornale Storico del CSPL, n.34.

Il Sogno, il Mito e il Cinema: scenari immaginali e mutazioni, Giornale Storico del CSPL, n.34.

 

 

 

Marialuisa Vallino, articolo: Il Sogno, il Mito e il Cinema: scenari immaginali e mutazioni, pag. 82 del Giornale Storico del CSPL, fondato da Aldo Carotenuto, n. 34-Mutazioni-

ABSTRACT

Mutazióne è un termine con cui si designa il mutare, il mutarsi, l’essere mutato ed implica il cambiamento, la trasformazione. La metamorfosi riguarda il mutare forma, aspetto connesso alla figura mitologica di Proteo, le cui caratteristiche sono: svelare la verità e mutare aspetto. Il sognatore e il regista condividono con Proteo la capacità di ricreare, di aprire la realtà immaginale alla sfida del mutamento. L’immagine non si identifica con un singolo contenuto, ma si ritrova in ogni altro contenuto, così come l’attività immaginativa non è una fuga dalla realtà, ma un’esperienza vivificante che può sia ‘informare’, sia ‘trasformare’ la coscienza. La nascita contemporanea del Cinema e della Psicoanalisi, alla fine del XIX secolo, ha contribuito a determinare, sin dal principio, un dialogo incessante tra le due ‘discipline’ e il presente articolo ne sottolinea il legame. I riferimenti agli aspetti inconsci sono presenti nelle opere cinematografiche in modo più o meno esplicito, basti pensare al tema del “Doppio” e alle sue modalità rappresentative. Il cinema, inoltre, ha spesso usato il sogno come espediente ‘esplicativo’ o vero punto di partenza per la trama. Immagini e rappresentazioni sono concetti interrelati e connessi al divenire, al perenne fluire della psiche. Accanto al carattere ‘onirico’ della visione filmica, è possibile rintracciare il carattere ‘filmico’ della visione onirica. I sogni presentano numerose corrispondenze con le immagini dei film. Il mio contributo illustra l’attività creativa connessa alla dimensione immaginale che nel sogno come nel cinema si sviluppa a partire da quella ‘chiamata’ all’avventura che caratterizza anche l’eroe del mito. Molte storie cinematografiche possono essere analizzate ricorrendo al paradigma del monomito individuato da Campbell che si inserisce come trait d’union tra mitologia e cinema. La potenza delle immagini si accentua nella misura in cui vengono in luce determinate situazioni archetipiche che al di là del tempo e dello spazio mettono in scena la complessità della vita e i suoi sviluppi. Per certi versi, il cinema è in grado di creare veri e propri modelli di eroi e antieroi, quali ‘mutazioni’ da motivi archetipici.  Ho dedicato particolare attenzione al cinema noir, la cui cifra distintiva rappresenta l’altrove, non di rado connotato in termini orrorifici; il dubbio e la paura connessi all’Altro, gli aspetti inquietanti che si celano al di là del visibile, l’angoscia del limite e gli aspetti oscuri che ciascuno reca dentro di sé sono motivi che attengono alla sfera individuale, ma anche collettiva.

Attraversare l’invisibile: l’Anoressia come eclissi del Sé, Giornale Storico del CSPL, n.33.

Attraversare l’invisibile: l’Anoressia come eclissi del Sé, Giornale Storico del CSPL, n.33.

Marialuisa Vallino, articolo: Attraversare l’invisibile: l’Anoressia come eclissi del Sé, pag. 88 del Giornale Storico del CSPL, fondato da Aldo Carotenuto, n.33-Attraversare-

 

ABSTRACT

L’articolo esamina le caratteristiche dell’Anoressia, un disturbo che vede corpo e psiche legati da una potenza disgregante e mortifera. Il corpo, sottratto al dominio delle pulsioni, diviene il simulacro di una illusoria perfezione e l’individualità scompare dietro un’oscura sofferenza, eclissando il Sé. Dopo una disamina delle caratteristiche cliniche, vengono illustrati i possibili significati sottesi all’espressione patologica, con attenzione allo sfondo mitico che comprende i ‘misteri’, preludio alla rinascita e al disvelamento delle potenzialità creative insite nella psiche. Particolare importanza riveste il concetto di ‘limite’, insito nella patologia anoressica, per i suoi risvolti in termini identitari e relazionali. Alcune figure mitologiche, quali Kore/Persefone, connessa a Demetra, e la ninfa Eco, connessa a Narciso, illustrano alcune dinamiche psichiche. L’attraversamento del confine, l’avventura che dal mondo supero si sposta a quello infero è un percorso ineludibile, connesso ad un’esigenza trasformativa. In accordo con la Psicologia analitica di Jung e la Psicologia archetipica di Hillman, la struttura immaginale della psiche è analoga a quella del mito e spesso compare il tema della catàbasi; la discesa agli inferi è una discesa nell’inconscio e l’individuo deve confrontarsi con le immagini in esso contenute. Nell’oscurità della patologia c’è anche la possibilità di uno ‘svelamento’ del Sé, l’apertura al divenire creativo della vita, come nel caso della poetessa Louise Glück, Nobel per la Letteratura 2020 ed ex ragazza anoressica.

 

 

Attraversare l’invisibile: l’Anoressia come eclissi del Sé, Giornale Storico del CSPL, n. 33.

Attraversare l’invisibile: l’Anoressia come eclissi del Sé, Giornale Storico del CSPL, n. 33.

Marialuisa Vallino, articolo: Attraversare l’invisibile: l’Anoressia come eclissi del Sé, pag. 88 del Giornale Storico del CSPL, fondato da Aldo Carotenuto, n.33-Attraversare-

ABSTRACT
L’articolo esamina le caratteristiche dell’Anoressia, un disturbo che vede corpo e psiche legati da una potenza disgregante e mortifera. Il corpo, sottratto al dominio delle pulsioni, diviene il simulacro di una illusoria perfezione e l’individualità scompare dietro un’oscura sofferenza, eclissando il Sé. Dopo una disamina delle caratteristiche cliniche, vengono illustrati i possibili significati sottesi all’espressione patologica, con attenzione allo sfondo mitico che comprende i ‘misteri’, preludio alla rinascita e al disvelamento delle potenzialità creative insite nella psiche. Particolare importanza riveste il concetto di ‘limite’, insito nella patologia anoressica, per i suoi risvolti in termini identitari e relazionali. Alcune figure mitologiche, quali Kore/Persefone, connessa a Demetra, e la ninfa Eco, connessa a Narciso, illustrano alcune dinamiche psichiche. L’attraversamento del confine, l’avventura che dal mondo supero si sposta a quello infero è un percorso ineludibile, connesso ad un’esigenza trasformativa. In accordo con la Psicologia analitica di Jung e la Psicologia archetipica di Hillman, la struttura immaginale della psiche è analoga a quella del mito e spesso compare il tema della catàbasi; la discesa agli inferi è una discesa nell’inconscio e l’individuo deve confrontarsi con le immagini in esso contenute. Nell’oscurità della patologia c’è anche la possibilità di uno ‘svelamento’ del Sé, l’apertura al divenire creativo della vita, come nel caso della poetessa Louise Glück, Nobel per la Letteratura 2020 ed ex ragazza anoressica.

 

Il mostruoso nell’arte: l’oscura espressione dell’anima

Il mostruoso nell’arte: l’oscura espressione dell’anima

Trittico del giardino delle delizie (particolare) - Bosch

Trittico del giardino delle delizie (particolare) – Bosch

Ade, antipodo oscuro di Zeus e di Elio riceve, nei racconti mitologici, l’appellativo di Plutos (il ricco o colui che dona ricchezze) e di Eubuleus o Eubulos (il buon consigliere).
Ma Ade è conosciuto soprattutto come “colui che chiude la porta”, sicchè la soglia diventa in termini psicologici la linea di confine che separa due tipi di coscienza, quella “diurna” e quella “notturna”, quella egoica e quella immaginale. Entrare ed uscire dagli ‘inferi’ significa simbolicamente acquisire una ‘prospettiva ermetica’, riflettersi in una realtà fluida, cogliere la “sostanza dell’anima”. Ermes, infatti, abitando sulle linee di confine, è messaggero tanto di vita quanto di morte.
A differenza di Eracle, egli è in grado di oltrepassare porte e cancelli senza lotta e senza fatica. Il messaggero degli dei può, a ragione, essere considerato il vero archetipo delle connessioni psichiche, colui che rende possibile l’impiego simultaneo di prospettive differenti. Il poeta, al pari del dio, accetta il confronto con la realtà polimorfa e contraddittoria del suo essere quando, per dirla con Octavio Paz, “scrive le sue oscure verità” (1).
Alcuni poeti approdano alla verità dell’anima solo attraverso una consuetudine col dolore e la solitudine. Sono quelli che conoscono l’inferno e scoprono dentro di sé il volto folle e inafferrabile del Chaos primigenio, dell’ambivalenza. Il linguaggio di questi uomini è un varco tra le fiamme, è esperienza del Limite, conflitto tra bramosia e sacrificio, tra aspirazione all’unità e bisogno di dissoluzione.

Stiamo appollaiati a capofitto Sul ciglio della noia Ci sporgiamo verso la morte sull’estremità di una candela Sondiamo attorno per qualcosa Che ci ha già trovati. (2)

Jim Morrison traccia più volte di sé un ritratto che oscilla tra il sacro e il profano, non esitando a definirsi uno sciamano con l’anima di un pagliaccio, un medicine-man, un poeta, un trascinatore naturale, figure che ricordano i ruoli che il poeta francese Arthur Rimbaud elenca in Enfance IV:

Io sono il santo…
Io sono il sapiente…
Io sono il viandante della strada maestra…(3)

Se esistesse un solo termine in grado di compendiare la pluralità di epiteti e ruoli dei due poeti, accomunati dalla vocazione agli eccessi, questo sarebbe probabilmente “profeta” proprio per la capacità di attingere alle qualità infere della vita, senza dover scardinare porte e cancelli né dover catturare animali-guardiani della soglia.
Per i “viandanti dell’anima” il dolore e la malattia non sono entità separate dalla vita, ma sono parte di essa, anzi la nutrono.
In alcuni casi il cosiddetto Male è una marea incessante di immagini che invade l’Io, incitandolo ad assumere una forma: sogno e sintomo sono entrambi espressione di una realtà troppo spesso abolita e sacrificata, sicchè l’universo inconscio che attraverso essi si manifesta, finisce col sacralizzare proprio le cose che la coscienza si impegna a scartare.
Il disfacimento, il vuoto, la tenebra sono forme della realtà psichica che avvertiamo come processo di sottrazione alla solidità dell’Io. L’aspirazione all’unità passa inevitabilmente per l’invisibile Ade. Lo sanno i fabbri degli inferi, gli artisti, i visionari…
Per loro, come per chiunque sia immerso in un’esperienza introversiva, il contatto con l’immagine interna è bisogno imperioso. Per gli altri è paura e desiderio, repulsione e attrazione.
L’Io che visita il Regno notturno di Ade o il lettore davanti alla pagina di un racconto fantastico, compie un “viaggio iniziatico” che prelude al contatto con il fondo dell’anima. A volte l’immersione nel mondo immaginale non può darsi se non attraverso meccanismi di identificazione o di proiezione.
Una creatura terrificante, di proporzioni gigantesche, con un’escrescenza posta all’estremità di una proboscide a forma di cuneo, lunga una ventina di metri e circondata da un’immensa quantità di peli neri da cui sporgono due zanne infinitamente grandi. Due coppie di ali lunghe un centinaio di metri, ricoperte di spesse scaglie metalliche completano la figura, che reca sul petto l’effigie di una Testa di Morto, tracciata in uno scintillante color bianco sul fondo nero del corpo…
Improvvisamente le mascelle poste all’estremità della proboscide si spalancano e la creatura emette un suono spaventoso….
Così Edgar Allan Poe (1809-1849) descrive in un suo breve racconto, La sfinge (The sphinx), l’orribile mostro scaturito dai più reconditi recessi della mente.
Sì, il maestro della letteratura del terrore è pronto a svelare le paure ancestrali e le immagini sommerse che danno forma alle sue orribili creature.
E’ uno stato di “anormale depressione”, come si legge nel racconto, il terreno che predispone il narratore a vedere il “mostro” in questione, scaturito da un evento particolare e dal conseguente emergere di fantasie di morte che si legano all’esperienza reale, deformandone i parametri.
Come si scopre alla fine, la fantastica creatura altro non è che un insetto, noto come Sfinge Testa di Morto, arrampicato al filo di una ragnatela sul telaio della finestra…
A mettere fine all’incubo, l’estrema razionalità del padrone di casa. Sollecitato dall’angoscia provata dall’amico di fronte alla visione, lo rassicura chiarendo che “la principale fonte di errori in tutte le valutazioni umane risiede nella difficoltà di comprendere che le dimensioni di un oggetto possono essere sopravvalutate o sottovalutate per una imprecisa stima della distanza a cui si trova”.(4)
Un difetto di valutazione, dunque, che fa apparire mostruoso un piccolo lepidòttèro a chi, provato da alcune circostanze di vita, si trova in una condizione di estrema vulnerabilità emotiva…
Quante volte il mostruoso si insinua tra le maglie oniriche deformandone le immagini e creando scenari da incubo? Quante volte un rumore o un lampo improvvisi possono scatenare l’emergere di terrori mai sopiti?
Quando la mediazione dell’Io è assente o indebolita, il potere dell’inconscio è totale e sopraffacente…
Il mostro di Poe appare nel momento in cui il protagonista del racconto, costretto ad allontanarsi dalla sua città, a causa di un’epidemia di colera, proietta all’esterno la sua paura della morte, fino a quel momento accantonata, sicchè Il piccolo insetto, a causa dei “simboli di morte” incisi sul corsaletto, diviene il veicolo dell’angoscia…
L’esperienza visionaria attinge la sua sostanza dai mondi in ombra, come dimostra l’inquietante messaggio trasposto da Johann Heinrich Füssli (1741-1825) su una sua tela, “Incubo” (fig.1) dove la scelta del tema testimonia il bisogno di esplorare da vicino i campi dell’orrido e del sogno, di oggettivarli attraverso l’arte.

Figura1: J. H. Füssli, "Incubo", 1802

Figura1: J. H. Füssli, “Incubo”, 1802

L’incubo prende generalmente forma in una dimensione dominata dalla malinconia e dalla disperazione e in tale prospettiva, improntata alla vena più pessimista dello Sturm und Drang, Füssli si faceva portavoce dei misteriosi e inquietanti presentimenti sul sovrastare dell’irrazionale.
La scelta figurativa antirazionalistica assume aspetti ancor più radicali in William Blake, non a caso soprannominato “mad Blake”, di poco più giovane di Füssli, che mise a punto la tecnica dell’ illuminated etching, un tutt’uno di figurazione e parola che lo portò ad affermare i valori dell’ispirazione e della visione. Al culto degli scrittori classici l’artista oppose la riscoperta del Medioevo e la rivalutazione del gotico.
Il Bene era per lui “il passivo che obbedisce alla ragione”, mentre il Male era “l’attivo che scaturisce dall’Energia”, un pensiero non dissimile da quello contenuto in alcuni frammenti eraclitei. Sia nei versi che nella pittura Blake infuse il suo impulso visionario, raggiungendo effetti di grande suggestione.
Visioni e immagini della realtà o meglio dell’irrealtà onirica e allucinatoria diventano scenari apocalittici nell’opera di John Martin (1789-1854) intitolata “Pandemonium”, dove un’ardente marea di esseri diabolici scorre a mo’ di lava incandescente tra le mura di una città infernale, sotto lo sguardo del maligno.
Le incursioni nel terrore non sono estranee neanche al belga Antoine Wiertz (1806-1865), noto al grande pubblico per l’opera “La belle Rosine”, e ossessionato per tutta la vita da macabre visioni che davano corpo ad opere raffiguranti esseri sepolti vivi, scene di infanticidio e suicidio, che sembrano tracciare i contorni precisi e puntualissimi del disagio mentale.

Figura 2: A. Wiertz, "Fame, follia, crimine", 1853

Figura 2: A. Wiertz, “Fame, follia, crimine”, 1853

L’orrore nell’arte si pone a volte come esigenza di dialogo con se stessi, di confronto con i propri fantasmi, e questo spiegherebbe l’emergere di tematiche violente, arcaiche, mostruose, visionarie.
Nel racconto di Poe si legge, come abbiamo visto, che “la principale fonte di errori in tutte le valutazioni umane risiede nella difficoltà di comprendere che le dimensioni di un oggetto possono essere sopravvalutate o sottovalutate per una imprecisa stima della distanza a cui si trova”.
Il mostruoso, quindi nascerebbe da un’esasperazione della realtà, da una vicinanza estrema col simbolo che un oggetto racchiude al suo interno. L’etimo di “mostro” ci rimanda a “prodigio” e sul piano sacro il mostro svolge essenzialmente la funzione di guardiano del segreto, della conoscenza e del tesoro, assumendo un valore iniziatico.
L’irruzione del mostruoso, nella letteratura come nelle arti visive, rappresenta un pericolo, una minaccia per l’integrità dell’Io, ma anche una sfida al cambiamento, un’inversione di rotta in direzione dell’interno, quel luogo sepolto e incontrollabile della nostra esistenza che reca il sinistro marchio di Ade.
Ciascun sogno, come osserva James Hillman, “è un tirocinio ad entrare nel mondo infero, una preparazione della psiche alla morte” (5).
Il sonno ci pone in continuo contatto con i “morti”, gli eidola, le immagini, lo stesso materiale che affiora nella pittura fantastica e visionaria.
In molti artisti la creazione passa per chthon, il mondo infero della notte, dei sogni, degli spettri, dell’immutabile essenza della personalità.
Mentre siamo fuori, nei verdi campi di Demetra, nella solida sostanza del nostro “mondo diurno”, una parte di noi scivola, some Kore, nel carro di Ade, e un altro mondo si spalanca.
E’ lo stesso regno che troviamo nelle opere di Arnold Böcklin (1827-1901), dove l’essenza paurosa e oscura della realtà viene raffigurata anche con l’introduzione di figure e scenari mitologici, come per esempio in “Pan spaventa i pastori” e ne “L’isola dei morti”(fig.3).

Figura 3: Arnold Böcklin, “L'isola dei morti”, seconda versione, giugno 1880

Figura 3: Arnold Böcklin, “L’isola dei morti”, seconda versione, giugno 1880

L’isola dei morti, motivo mitologico e onirico ricorrente, è terra circondata da acqua e riproduce l’esperienza primordiale, lo spazio intrauterino.
Nei dipinti come nei sogni essa è il luogo che meglio si presta a rappresentare il rientro in se stessi, l’interiorizzazione necessaria all’evoluzione psichica. Nel suo aspetto positivo l’isola evoca la salvezza spirituale, la presa di coscienza che passa attraverso il confronto con la morte. Nel suo aspetto negativo essa diventa il simbolo dell’isolamento e dell’esclusione, rappresentando il dramma dell’uomo prigioniero dell’angoscia e del terrore, della solitudine e della disperazione .
Tema particolarmente caro all’arte, la raffigurazione del dramma psichico è un tentativo di rendere corporeo quel mondo oscuro e carico di presagi che si muove dietro le quinte di ogni apparenza umana, quel dramma segreto che Edvard Munch (1863-1944) traspose nelle sue opere.

Figura 4: E. Munch, “L’urlo”, 1893

Figura 4: E. Munch, “L’urlo”, 1893

Uno dei pilastri della nascita dell’Espressionismo, “L’urlo” o “Il grido”, del 1893, replicato in diverse versioni, rappresenta una figura molto stilizzata che attraversa un ponte con una ringhiera. Il cielo è color tramonto e questa figura, isolata nel suo dolore, stringe il volto tra le mani, emettendo un urlo (da qui il titolo dell’opera) che deforma il suo volto.
Come osserva Federico Zeri (6), “il grido nasce non perché il personaggio abbia di fronte a sé uno spettacolo orribile o raccapricciante, non perché si senta male (l’atteggiamento delle mani dimostra che è un fatto intimo che lo spinge ad urlare), ma nasce proprio dal senso della propria solitudine, della solitudine in cui vive ciascuno di noi. Un senso che viene accentuato dall’ora del tramonto, il senso disperato della incomunicabilità, dell’essere soli in questo mondo che ripete il proprio ciclo di giorni e di notti, di albe e di tramonti, dentro cui c’è un’umanità che si chiede il perché di tutto questo.”
Ambientato in un esterno, quasi a volerne sottolineare il carattere cosmico più che personale, L’urlo racconta l’incubo che minaccia l’individuo dall’interno, scompaginandone l’identità. Tra le personalità più interessanti del panorama artistico ceco d’inizio Novecento rientra Jaroslav Panuška (Hořovice, 1872 – Kochánov, 1958), pittore ed illustratore di notevole talento che si ispirò a saghe e ballate antiche, a leggende del folklore boemo e a figure leggendarie acquatiche, quali il Vodník. Un motivo frequente nelle sue opere è quello dei mostri notturni, in particolare i vampiri, rappresentati con caratteristiche in parte umane, in parte animali, in stretta affinità con le immagini dell’inconscio. Fantasmi personali che si sommano ai fantasmi collettivi, come sembra suggerire anche l’opera di Max Ernst, la personalità più rilevante e visionaria del Surrealismo tedesco, che amplifica in uno spaventoso scenario d’Ombra, gli orrori dell’inconscio personale e gli oscuri presagi della devastazione bellica.
Impregnata di Morte e immobilismo, l’opera di Ernst recupera il carattere metamorfico delle immagini oniriche, che divengono creature, o meglio elementi da riconsegnare a una coscienza pietrificata e inerte. Secondo Jean Dubuffet: “La vera arte è dove nessuno se lo aspetta, dove nessuno ci pensa né pronuncia il suo nome. L’arte è soprattutto visione e la visione, molte volte, non ha nulla in comune con l’intelligenza né con la logica delle idee” (7).
Quanto più la coscienza dell’autore è estranea allo sviluppo della sua opera, tanto più la sua espressività sarà colma di significati simbolici. E qui emerge chiaramente l’importanza che la Psicologia analitica assegna al simbolo sia in ambito psicologico che in ambito artistico: non più segno, mascheramento, “aliquid stat pro aliquo”, bensì ponte verso una riva invisibile, sconosciuta…
L’ispirazione artistica nasce da una percezione inquieta, profondamente dolorosa della vita, rappresentando, più che una fuga dal reale, una “partecipazione mistica” a quanto esplorato nel profondo. In questa prospettiva il mostruoso si connette inevitabilmente al sacro.
Fortemente influenzato dalle proprie radici culturali haitiane, Jean-Michel Basquiat dialoga ininterrottamente con la dimensione religiosa e animista, attraverso immagini simboliche e arcaiche, adoperate nei termini di “nuovo” primitivismo. Non mancano, nell’attività convulsa dell’artista, i riferimenti alla mitologia greca o romana. In un’opera del 1983, Notary (fig.5), compare ripetutamente la scritta “Pluto”, un riferimento al signore degli inferi (Ade-Plutone), nella sua funzione di dispensatore di ricchezze. Ma il dipinto allude anche alla morte, come sembra indicare la figura scheletrica, e alle sue cause: disidratazione, perdita di energie (dehydrated). Inoltre i rimandi a sanguisughe (leeches) e pulci (fleas) concorrono nel delineare un’autoritratto poliedrico dove emerge inequivocabilmente l’aspetto ctonio.
Le rare immagini femminili di Basquiat (es: Untitled, Venus, 1983 e Arroz con pollo, 1981) ricordano le “Veneri paleolitiche”, mostruose, della preistoria, con forme deformate o irrealisticamente esagerate, reificazioni della Genetrix vitae, la Grande Dea creatrice connessa ai cicli di Vita-Morte-Rinascita. Nelle opere di Basquiat, tuttavia, il femminile sembra emergere nei suoi aspetti minacciosi più che fecondi, lasciando intendere che il confronto con l’Archetipo dell’Anima, sia inesorabilmente connesso a quello della “Madre terribile”, divorante o artigliata.

Figura 5: J-M. Basquiat, "Notary", 1983

Figura 5: J-M. Basquiat, “Notary”, 1983

Il mostruoso nell’arte si estende anche oltre i confini dell’identità, del limite umano. Se nella mitologia la trasformazione degli esseri umani era mediata e imposta dal volere di un dio ed era funzionale al raggiungimento di uno scopo ben preciso, l’immagine corporea che impera nelle arti visive è suscettibile di infinite metamorfosi che sconfinano nell’assurdo. Sottoposto alle infinite manipolazioni scientifiche, che tentano di eternizzarne forma e contenuto, il corpo è il vero mostro-prodigio che riflette nell’arte il suo volto mutante.
Sulla strada tracciata da Ernst e Dalì, Hans Ruedy Giger (1940), l’inventore di Alien , in fig.6, accoglie all’interno della sua opera, ancora in pieno svolgimento, una concezione del corpo che muta col progredire della tecnologia.
Le creature gigeriane, veri mostri biomeccanoidi, attingono la loro essenza “vitale” da reminiscenze lovecraftiane, ma non mancano i riferimenti a Dürer e Bosch nel sovvertire i parametri dell’identità corporea. Mostruosi ibridi, commistione tra organico e inorganico, che recano il segno prodigioso del computer graphico e dell’aerografo, invadono la realtà, connotandola nei termini di un regno permeato di Morte. Lo sguardo dei fruitori dell’opera di Giger penetra oltre la pelle, oltre la linea di confine, inoltrandosi nel nucleo delle nostre cellule. Embrioni ammassati, porzioni anatomiche, voragini abissali, scheletri, “paesaggi ginecologici”, ri-disegnano metaforicamente il ciclo Vita-Morte-Rinascita, riconsegnandoci alla nostra esistenza pre-natale o al nostro cervello “rettilario”, in attesa di una trasformazione.

Figura 6: H.R. Giger

Figura 6: H.R. Giger

Come Giger anche Robert Gligorov (1960) usa nelle sue opere, per lo più immagini fotografiche estreme e sofisticate, il “corpo mutante”, sottoposto a fantastiche ibridazioni, dove risulta difficile tracciare una linea di demarcazione tra umano e non umano, organico e non organico (fig.7).
“Utilizzato come strumento per mettere in discussione la propria identità, per forzare i propri limiti e non solo come rispecchiamento di sé, l’autoritratto è un motivo ricorrente nel lavoro di Gligorov. E’ quasi sempre l’artista, infatti, a comparire nelle sue immagini, soprattutto nelle più disturbanti, come quella della sequenza dove indossa una giacca di carne lasciata progressivamente imputridire…” (8)

Figura 7: R. Gligorov, "Venus' Birth", 2001

Figura 7: R. Gligorov, “Venus’ Birth”, 2001

Ecco dunque l’umano che si aliena da se stesso, partorendo il mostro della disidentità.
Pur nella estrema diversità dei linguaggi espressivi, l’arte si accosta oggi come sempre al multiforme universo psichico. Dai contrasti di Amore e Morte al desiderio di cogliere ciò che si situa al di là dell’apparenza, l’occhio dell’artista riesce a penetrare l’essenza deformata dell’Ombra umana, a definire i contorni dell’incubo, della disperazione, della perdita dell’identità, conferendo loro il potere della trasformazione e dell’integrazione.
E’ probabile che il mostro, una volta rappresentato, cessi di essere un essere terrifico per trasformarsi in un prodigioso evento trasformativo…

Marialuisa Vallino

Note :
1. Octavio Paz, “Luis Cernuda”, da “Vento cardinale e altre poesie”, Mondadori ed.,1998.
2. Jim Morrison, “An American Prayer”, in “Tempesta elettrica”, Mondadori ed., 2001.
3. Per le Opere di Rimbaud si fa riferimento all’edizione “I Meridiani Collezione” della casa editrice Mondatori, 2006.
4. E. A.Poe, “La sfinge”, in “Racconti dell’impossibile”, Newton Compton editori,1994.
5. James Hillman, “Il Sogno e il Mondo infero”, pag.127, edizioni Est , il Saggiatore,1996.
6. Federico Zeri, “Un velo di silenzio”, a cura di M. Dolcetta, pag.198, seconda ed. Rizzoli, 2000.
7. Citato in Lorenza Trucchi, “Art brut”, ERI – Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, Torino 1964.
8. Luca Beatrice, Cristiana Perrella, “Nuova Arte italiana”, pag.147, ed. Castelvecchi,1998.